Publicado por

reflexión PEC 3

Publicado por

reflexión PEC 3

Proceso de reflexión: En este apartado se intenta abrir la reflexión de la investigación artística hacia la sociedad y sus movimientos. Entiendo que se abre la visión hacia un contexto más amplio, más histórico, más hacia movimientos sociales a lo largo del tiempo y en puntos diferentes. Es la búsqueda del “Zeitgeist”, o el “espíritu de la época”. En este sentido se habla que estamos en la época del posmodernismo como sucesora del modernismo. Para entenderlo habrá que ver qué…
Proceso de reflexión: En este apartado se intenta abrir la reflexión de la investigación artística hacia la sociedad y…

Proceso de reflexión:

En este apartado se intenta abrir la reflexión de la investigación artística hacia la sociedad y sus movimientos. Entiendo que se abre la visión hacia un contexto más amplio, más histórico, más hacia movimientos sociales a lo largo del tiempo y en puntos diferentes. Es la búsqueda del “Zeitgeist”, o el “espíritu de la época”. En este sentido se habla que estamos en la época del posmodernismo como sucesora del modernismo. Para entenderlo habrá que ver qué es: primero la modernidad la entiendo como la búsqueda de mejorar el mundo mediante el análisis y la ciencia. Anteriormente se vivía en un mundo lleno de milagros y fenómenos inexplicables y dadas por fuerzas sobrenaturales. El modernismo ha acabado con esto y lo deconstruye y decontaxtualiza todo para analizarlo y volver a construirlo de forma optimizada. Así persigue un ideal del “mundo perfecto”.

Después de los desastres de las guerras mundiales y las ideologías políticas totalitarias ya sabemos que dicho ideal es, no solo, inalcanzable, sino que conduce directamente al desastre total. Esto tenía y tiene su expresión en las múltiples corrientes artísticas del siglo XX y XXI.

De esta multiplicidad de la visión de la vida nace el posmodernismo:

  • La actitud individualistay desinteresada respecto de lo social.
  • El rechazo al cumplimiento de las normas.
  • La aseveración de que no existe una única verdad, sino que existen diversos modos del saber.
  • La crisis del pensamiento metafísico.
  • La falta de proyección a futurode los más jóvenes y un estilo de vida de tipo adolescencia tardía.
  • La negación de que las sociedades futuras serán más humanas, más justas y más prósperas porque se basan en las ideas ilustradas.
  • La idea de quela realidad es una construcción conceptual y no existe una realidad objetiva natural independiente del ser humano y de la vida en sociedad.
  • La oposición a la razón y a la lógica, que considera como construcciones conceptuales y, por lo tanto, válidas solo según el contexto social y las tradiciones intelectuales en las que se practican.
  • Losaspectos psicológicos de los humanos que están primordialmente determinados por la sociedad.Fuente: https://humanidades.com/posmodernidad/#ixzz8NHiW70IL

Muchas veces, este concepto de posmoderno choca con el rechazo por parte de las personas por lo caótico que parece. Pero, es tan caótico como la vida misma. Solo si podemos comprender la complejidad de la vida y la imposibilidad de un mundo perfecto se nos abre la posibilidad de acercarnos a la realidad encarnada. Aquí, la investigación artística adquiere un papel fundamental. Al abandonar el ideal de la perfección nos hacemos más sabias y humanos.

Saludos a todos

Jens

Debate0en reflexión PEC 3

No hay comentarios.

Publicado por

Diario de proceso PEC2

Publicado por

Diario de proceso PEC2

De los aprendizajes que he podido adquirir en esta parte de la asignatura, gran parte de lo asimilado ha sido en cómo…
De los aprendizajes que he podido adquirir en esta parte de la asignatura, gran parte de lo asimilado ha…

De los aprendizajes que he podido adquirir en esta parte de la asignatura, gran parte de lo asimilado ha sido en cómo se despliegan nuevas afecciones en torno a la investigación. En un primer momento, he podido adentrarme en el tiempo y ver desde dónde proviene la investigación, es decir, su tradición, ya sea empirista o positivista en base al método científico. Este método trata de adquirir el saber de fenómenos desde un posicionamiento sobre el objeto observado, desvinculado del sujeto que lo observa.

Siendo así, se comienzan a desplegar otro tipo de miradas en las que esa desvinculación no marca fronteras y, además, se adentra en fenómenos complejos y cambiantes como los sentidos, las emociones y el intelecto. Alejados de un método científico, comienza a gestarse la investigación artística que sitúa al sujeto y al objeto en las fronteras de la investigación. Teniendo en cuenta la subjetividad del sujeto como una parte relevante y tomando consciencia de las zonas liminales que no proporcionan productos acabados o resultados tangibles.

Como he comentado, en esta nueva forma de investigación artística, el sujeto parte desde una experiencia propia a la hora de su labor como investigador. Siendo así, el sujeto, en una primera instancia, podría considerarse como un binomio de sus partes, dando como resultado la figura de investigador-artista. Por otro lado, las categorías para el estudio de los distintos objetos toman diferentes caminos según su preposición. Esto es, desde una perspectiva interpretativa del objeto podría ser investigado sobre las artes, o, en el caso de una perspectiva instrumental, trazarla para las artes.

De estos caminos que dispone la investigación artística se distinguen dos resultados. Por un lado, los productos artísticos; por el otro, la práctica creativa. En la fragmentación de estos resultados se encuentran sus partes, que se definen como el objeto, el método, el contexto y el resultado. El objeto ha quedado anteriormente explicado. En el caso del método, estará ligado al marco conceptual y a los instrumentos de análisis. Por la parte del contexto, podrían ser situados e integrados. Por último, el resultado tiene sus propias formas de valorarse, por ejemplo, en la forma de portafolio.

Es sabido que, para realizar una obra de arte, la práctica y el conocimiento son una parte importante de su creación humana. Por la parte del conocimiento, se despliegan todo tipo de conceptos a su alrededor que son importantes para situarlo, tanto dentro de la investigación artística como su papel relevante fuera de ella. De ahí que el conocimiento pueda tener diferentes niveles paradigmáticos. El empirista y el crítico son un ejemplo de ello. Asimismo, lo material, ligado a la razón, y lo inmaterial, ligado a la imaginación.

En una reflexión personal, me siento un poco confundido ante todos los conceptos que acarrea la investigación. Ya que veo un intento, a veces forzado, de parcelar y fragmentar cada uno de los caminos. Algo así como lo ocurrido durante la revolución industrial, cuando se profesionalizó el trabajo y quedó atomizando sus partes a un ejercicio repetitivo sin necesidad de pensar o investigar. Espero que la investigación artística no corra la misma suerte de que la mercancía prevalezca por encima de todo, y que sean los proyectos, en su forma libre, o utópica, la que nos genere interés por aprender, investigar, indagar en sus posibilidades.

Debate0en Diario de proceso PEC2

No hay comentarios.

Publicado por

PEC 4 – Diario de proceso – Seminario de investigación artística

PEC 4 – Diario de proceso – Seminario de investigación artística
Publicado por

PEC 4 – Diario de proceso – Seminario de investigación artística

PEC1 – Caminos: imaginar la investigación La lectura del artículo «Conociendo desde dentro» del antropólogo británico Tim Ingold me ha resultado fundamental…
PEC1 – Caminos: imaginar la investigación La lectura del artículo «Conociendo desde dentro» del antropólogo británico Tim Ingold me…

PEC1 – Caminos: imaginar la investigación

La lectura del artículo «Conociendo desde dentro» del antropólogo británico Tim Ingold me ha resultado fundamental a la hora de realizar una aproximación a la cuestión inicial que se plantea en la asignatura: ¿Qué es la investigación artística?

La reflexión que adjunto a continuación me sedujo como un punto de partida eficiente a la vez que desafiante:

«La mera provisión de información no garantiza el conocimiento y menos aún la comprensión.»

Esta sentencia manifiesta la necesidad de establecer cualquier trabajo de investigación «en y a través» del arte a partir de algún propósito, aunque en principio éste únicamente obedezca a la necesidad de experimentar sobre las primeras intuiciones para luego consolidar una línea de trabajo más definida. En sus propia palabras, «Aprender a aprender» o «educar la atención», parafraseando a James Gibson (mencionado por Ingold en su artículo).

La diferenciación que realiza el autor entre «investigación» y «trabajo de campo» en la antropología creo que es perfectamente aplicable a la creación artística, y puede estar relacionada con la división conceptual entre investigación y práctica artística (aunque las fronteras entre ambas no sean nítidas en la mayoría de los casos).

SIn duda, uno de los grandes descubrimientos que he realizado en esta lectura ha sido el del concepto de«Observación participante», en el que adivino un sustrato social ineludible, ya que hace saltar por los aires la posibilidad de recorrer el proceso creativo como un narrador distanciado del objeto de estudio y de experimentación.

De alguna forma, todo apunta a que es necesario que el aprendizaje desde el arte sea «transformativo: dando forma a la manera en la que uno piensa y siente, y lo convierte a uno en una persona diferente».

La investigación artística se convierte, por lo tanto, en un dispositivo para la reflexión.

Metáfora sobre la investigación artística

El primer impulso sobre la definición de una metáfora que representara la investigación artística me llegó a través de las relaciones conceptuales y simbólicas que se pueden establecer a través de una bombilla cubierta de papel de aluminio.

En primer lugar, la importancia del «encuadre» a la hora de abordar la cuestión. Sin un punto de vista que nos ofrezca un marco de referencia sólido, las premisas y por tanto la identificación de las preguntas necesarias para encauzar nuestra investigación de forma eficiente, podrían ser erroneas.

En la metáfora, el objeto de la investigación es la bombilla:

El papel de aluminio representa a esas «otras fuerzas» con las que la esencia del arte está en continuo conflicto según Markus Gabriel («El poder del arte»), y que nos ofrecen una visión reflejada de la realidad a través de subjetividades que debemos identificar y cuestionar a la hora de significar los procesos de análisis:

De repente, reflexionando sobre esta idea metafórica de «realidad escondida» o más bien «realidad opacada», me vino a la mente el trabajo artístico de Christo & Jeanne-Claude a través de sus «wraps» (envueltos); no solo como ejemplificación de esta primera intuición propia, también como una ampliación de la cuestión situándola en el espacio y en el tiempo.

La metáfora adquiere «realidad» al contextualizarla a través del diálogo con el espacio y con el tiempo, enriqueciendo así el abordaje de la investigación con el binomio «presencia-ausencia» como cualidades intrínsecas al propio objeto:

A partir de aquí surge una reflexión sobre la que seguir investigando:

Ontológicamente, ¿qué define mejor nuestra relación con el mundo sensible?

a. La ausencia de sujetos y de objetos que nos son familiares; hecho que nos empuja hacia la veracidad que otorgamos a las ideas, a las creeencias o a los recuerdos para comprender el vacío.

b. La cohabitación con presencias tangibles de sujetos y de objetos cuyo significante y significado han sido consensuados socialmente y la tradición convierte en partes fiables sobre las que construimos «lo que nos rodea».

PEC2 – Trayectos: cartografiar la investigación artística

El abordaje de esta segunda práctica lo he realizado desde lo general a lo particular.

No me ha resultado fácil realizar una aproximación directa a la cuestión sobre qué es la investigación artística desde ella misma, más bien he tenido que alejarme para poder insertarla en un discurso que me resultara práctico, más allá de justificar una concreción a partir de los enunciados de los distintos autores y autoras a los que hemos tenido acceso a través de los distintos recursos de aprendizaje.

De hecho he tenido que comenzar haciendo una reflexión sobre ¿qué es el conocimiento?, partiendo de su acepción clásica:

«Creencias verdaderas válidamente justificadas»

Y esto me llevó de inmediato a la siguiente pregunta: ¿es validable el conocimiento inacabado (en palabras de Borgdorff) que produce el arte?

En este punto Gilles Deleuze introdujo un punto de apoyo contra la normatividad del método científico en la producción de conocimiento, al definir que existen tres saberes que producen conocimiento válido y que no son subordinables entre sí:

  • La ciencia produce funciones
  • La filosofía produce conceptos
  • El arte produce perceptos

El arte no produce verdades, no es su cometido. De hecho mirando a través de la interdisciplinaridad, la siguiente frase de Markus Gabriel adquiere especial relevancia:

«El arte tiene múltiples usos, no es un valor en sí mismo».

MI PROPUESTA CARTOGRÁFICA

El resultado ha sido esta presentación realizada en la plataforma Prezi, mucho más extensa que la presentación entregada en video y que a nivel visual y metafórico la he basado en la pieza Vertical Foliage que Alexander Calder realizó en 1941 y que actualmente se exhibe en la sede de la Fundación Calder:

La extensión de la presentación en Prezi obedece a esa necesidad, por un lado, de clarificar el alcance de la investigación artística por un lado, y por otro lado, de entender los contextos en los que emerge la investigación artística como entidad en sí misma, independientemente de si tiene lugar dentro del arte (en un sentido amplio).

El trabajo clasificatorio realizado por Henk Borgdorff en su artículo The production of knowledge in artistic research me ha resultado clave a la hora de entender esas perspectivas en las que se consolida la investigación artística:

  • Perspectiva interpretativa
  • Perspectiva instrumental
  • Perspectiva metodológica

Así mismo, desde un enfoque transversal a cualquier tipología de investigación artística, entender cómo se debe presentar una investigación artística en base a lo que podríamos denominar «requisitos académicos», también me ha resultado muy didáctico:

  • Objeto de la investigación
  • Metodología utilizada
  • Contextos (Artístico y académico)
  • Resultado de la misma

Digamos que este punto de partida me ha ayudado a imaginarme esa caja de herramientas desde lo general a lo particular para, a continuación, poder poner el foco en la relación sujeto-objeto en la investigación.

Aquí es donde la investigación artística basada en las artes adquiere sentido, ofreciendo un conjunto de metodologías prácticas para el desarrollo de procesos indagatorios donde el yo creador sea el punto de partida. Ha sido muy estimulante descubrir a través de Fernando Hernández en su publicación La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación, que toda la metodología que propone la ABR (o IBA en castellano), no solo supone un camino indagatorio para artistas, sino que adquiere una dimensión mucho mayor como herramienta asociada a otros ámbitos como el educativo.

Hablando en primera persona, algunas de las herramientas que se usan en la ABR y concretamente en disciplinas como la A/r/tography me han resultado muy empoderadoras:

  • Autoetnografía artística
  • Narración performativa
  • Foto-escritura
  • Ensayo visual
  • Registro de memoria

Esa incidencia desde el plano enunciativo sobre la necesidad de hacer visible lo invisible, y de confrontar el yo con el nosotros para significar el contexto en el que emerge la creación artística a partir de herramientas como estas, ya dejan entrever una metodología exploratoria que se basa en transitar el proceso a través de una narratividad abierta.

A pesar de llegar a esta conclusión, me ha parecido interesante indagar sobre otros tipos de investigación a la hora de presentar una cartografía sobre la investigación artística que me pueda ser útil al recordarme el carácter abierto y complejo de la indagación artística y la necesidad de pensar en la multidisciplinaridad como vía de contextualización:

RESULTADOS DE LA COMPARATIVA

La realización de la comparativa entre la obra de dos artistas, habiendo transitado por todo el proceso de análisis anterior, me ha resultado apasionante. Creo que ejercicios de este tipo permiten nos permiten ejercitar el sentido crítico y ejercer esa perspectiva interpretativa que comentaba Borgdorff, ya que no deja de ser un proceso de investigación sobre el arte.

Para mi comparativa he escogido dos obras muy distintas entre sí, pero que poseen en común el carácter narrativo de la investigación artística llevada a cabo por ambos artistas:

Por un lado, he analizado la serie ‘Cabañas’ del artista catalán Rafa Castañer:

Más información

Y la instalación ‘unconver RECOVER’ del artista canadiense Robert Waters:

Más información

PEC3 – Arte, investigación y ciudadanía

Gracias al Seminario de investigación artística, he podido constatar que, como dice Markus Gabriel: «el arte tiene múltiples usos, no es un valor en sí mismo» (Gabriel, 2015).

He reflexionado mucho sobre estas palabras de Gabriel, precisamente para poder identificar la relevancia que posee la investigación artística como parte esencial del proceso creativo.

Ese «conocimiento inacabado» (Borgdorff 2012), que fluye desde el arte hacia la esfera social, a veces puede ser percibido como un hándicap si se piensa únicamente en el arte como producto final, como artefacto estético o se pretende crear una verdad validable o esencialista a través del mismo.

Sin embargo, gracias al enfoque metodológico que nos brindan disciplinas como la IBA (Investigación basada en las artes) o más concretamente la A/r/t/ography, se generan nuevas lecturas en torno al arte, que ponen el foco en los procesos de indagación, y que brindan una oportunidad para pensar en el arte como vehículo, más que como un fin en sí mismo, pues posee la factultad de imbricarse con otros saberes para ofrecernos maneras disitintas de percibir la realidad. Casi podríamos decir que el arte adquiere resonancias profundas a través del mestizaje, siguiendo la línea argumental que expone Rita L. Irwin al hablar de esos procesos donde se aprende, se enseña y se percibe de forma simultánea.

Rogelio López Cuenca reflexionando sobre el papel de lxs artistas comenta que «no nos encontramos en un compartimento estanco, separados y por encima de las contradicciones que atraviesan nuestras sociedades”. El contexto en el que desarrollamos nuestra labor es determinante y, lo queramos o no, todo acto humano es político:

«No hay arte que no tenga una dimensión y un uso político, sea o no esa su intención, seamos o no conscientes de ello, pero cuando su política, o sus alusiones a lo político coinciden con las del amo, cuando va en la misma dirección que la ideología dominante, que la ideología-ambiente, esa condición pasa desapercibida. Así, sólo se advierte el carácter político de aquello que discrepa, que disiente, pero insisto, el arte que a primera vista parece menos político, el que parece mera decoración o el que no aspira más que a ser un espectáculo de entretenimiento, participa activamente en lo político, aunque sea despolitizando la mirada, neutralizando la capacidad de reflexión crítica» (HR, 2015).

Ejercer el activismo desde el arte, a través de una investigación conectada con planteamientos e incluso metodologías propias de otros saberes (psicología, sociología, antropología, economía, derecho…), en realidad, no deja de ser una elección que obedece a una finalidad.

No obstante, vemos que hay artistas, comprometidos social y políticamente, como Isidro López-Aparicio que trabajan desde “un alejamiento total de la obra para que ésta pueda surgir sin otros condicionantes que los suyos propios y de la forma más coherente posible con su naturaleza” (López-Aparicio, 2017). Es decir, desde esta perspectiva, trabajaríamos desde la propia naturaleza de la obra, sin condicionarla por apriorismos que puedan determinar el resultado final antes de que el propio tema se despliegue al sumergirnos en él, dejándonos llevar por el camino que marcan sus particularidades y no por un posicionamiento previo (que no dejaría de ser un prejuicio sobre el tema).

En este sentido, también son interesantes las palabras del Colectivo Pantera Rosa: “es necesario problematizar nuestras ideas preconcebidas. Ya que toda investigación social debería ser un ejercicio de apertura a lo indeterminado” (Colectivo Pantera Rosa, 2004).

Esta forma de abordar la producción artística resulta muy adecuada si la materia prima de nuestra exploración es una problemática social concreta, donde la «observación participante» (Ingold, 2015) es decisiva para desarrollar vínculos afectivos con la comunidad y no caer en la idealización o simplificación del contexto sobre el que vamos a actuar.

Por otro lado, encontramos profesionales que abordan las problemáticas desde unas premisas concretas, como es el caso del Colectivo Iconoclasistas, que trabajan con mapas y planos cartográficos como una herramienta que permite “construir relatos críticos y colectivos, y compartir insumos para la creación de prácticas emancipatorias” (Olascoaga, 2013). Este colectivo trabaja a partir de la creación de talleres que denominan dispositivos múltiples, gestando una forma de trabajar basada en el intercambio dialógico para estimular la participación, que les permite desarrollar acciones similares en distintos lugares aplicando un esquema de trabajo colectivo.

Vemos en estos ejemplos, distintas formas de producir un conocimiento transformativo desde el arte, pero que poseen un común denominador: hacer visible lo invisible, a través de la narración activista como forma de conectar el yo con el nosotros en el espacio público.

Sin embargo, hay artistas como Núria Güell que, de alguna forma, le dan la vuelta al argumento, desde un ejercicio de honestidad presentando sus trabajos fallidos a causa de las relaciones de poder y la necesidad que tiene el arte de emerger bajo el patrocinio de instituciones economicamente dependientes, en la mayoría de los casos.

Quizá la función imaginativa sea la reivindicación más insurreccional, hoy por hoy, en la actividad artística. Mark Fisher compara el realismo capitalista con una atmósfera generalizada que afecta a las áreas de la producción cultural, la actividad político-económica y el pensamiento general: «es más fácil imaginar un fin al mundo que un fin al capitalismo», ya que este sistema tiene la capacidad de fagocitarlo todo.

En el momento en el que me encuentro respecto a la posibilidad de un arte disidente, creo que tejer afectividades de proximidad quizá sea la forma más viable de acercarse a esa transformación a nivel práctico.

Y de ahí la elección de crear un manifiesto apelando a la necesidad de introducir la investigación basada en las artes (IBA) en los centros educativos como herramienta para ilusionar a lxs alumnxs en la adquisición de saberes, a la ves que se incentiva la socialización a partir del uso de lenguajes emocionales como el dibujo:

Haciéndome eco de las palabras de Martin Heidegger acerca de que es en el lenguaje donde habita el ser, no en la realidad de las cosas.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Borgdorff, Henk (2012). «The production of knowledge in artistic research». En: Biggs, Michael; Karlsson, Henrik (eds.). The Routledge Companion to Research in the Arts. Oxon: Routledge.

Colectivo Pantera Rosa (2004). “Moverse en la incertidumbre. Dudas y contradicciones de la investigación activista”. En: Revista Derive Approdi, Precarias a la deriva, Revista Posse, Colectivo Situaciones, Grupo 116, Colectivo Sin Ticket, [et al]. Nociones comunes: experiencias y ensayos entre investigación y militancia. Madrid: Traficantes de sueños, 2004. P. 191-205.

Gabriel, Markus (2020). El poder del arte. Santiago: Editorial Roneo, 2020. p. 29-41.

HR, Juan Antonio (2015). “!!!PELIGRO, ARTE!!! URGENTES PRACTICAS ARTÍSTICAS DESDE MEDIADOS DE LOS 80”. Staf Magazine. Disponible en: https://stafmagazine.com/features/rogelio-lopez-cuenca/Links to an external site.. Fecha de consulta: 26/12/2023.

Ingold, Tim (2015). «Conociendo desde dentro: reconfigurando las relaciones entre la antropología y la etnografía». Etnografías Contemporáneas. Vol. 2(2). p 218-230.

Olascoaga, Sofía (2013). Entrevista al colectivo Iconoclasistas. LatinArt. Disponible en: https://www.latinart.com/spanish/transcript.cfm?id=124. Fecha de consulta: 26/12/2023.

Debate0en PEC 4 – Diario de proceso – Seminario de investigación artística

No hay comentarios.

Publicado por

Diario de proceso PEC1

Publicado por

Diario de proceso PEC1

ilustración por: Max PEC 4. Aprendizajes de la PEC1 De las lecturas Conociendo desde dentro, por Tim Ingold. De la lectura de…
ilustración por: Max PEC 4. Aprendizajes de la PEC1 De las lecturas Conociendo desde dentro, por Tim Ingold. De…

ilustración por: Max

PEC 4. Aprendizajes de la PEC1

De las lecturas

Conociendo desde dentro, por Tim Ingold.

De la lectura de Ingold, he podido adentrarme en una idea más desarrollada del lugar que ocupa la antropología. Siendo hasta la fecha, algo que puede verse en los museo de este ámbito. Esto es, algo de lo que no tenia constancia de su valor y sus aportaciones.

Dicho esto, me ha gustado aprender que la antropología puede ser una herramienta comparativa del relato histórico, social y cultural de la vida. Me agrada saber de esa permeabilidad de la que se habla de la antropología, ese accesibilidad más elocuente y humana de la de recopilar datos.

Me gusta pensar en personas a las que estas cuestiones les importan. El mundo ya esta demasiado poblado de cerebros que son hábiles en recoger datos y expulsarlo por su boca como si fueran portadores del báculo de la verdad.

Por otro lado, comprobar la separación entre antropología y etnografía y, como va indicando las claves para realizar su diferencia ha sido esclarecedora. Ya que, por un lado, la motivación, como señala Ingold, es documental para los etnógrafos y, transformativo para los antropólogos.

Me quedo con el cuasi refrán: Las cosas son más fáciles de decir que de hacer. Cuando aborda el ¡Hazlo tu mismo! Estas líneas me hicieron conectar rápidamente con Simone Weil, cuando aborda que el pensamiento no es colectivo. O, como lo condensa en una frase, Maite Larrauri, Un colectivo no hace una suma.

¿Dónde está el ‘arte’ en la investigación artística?, por Vilar Gerald.

De su texto, he sacado las ideas más orgánicas para trabajar este apartado de la asignatura. Ya que maneja diferentes enfoques, autores y ejemplos. No había trabajado sus textos pero, visualice una debate sobre la definición de estética en un programa de TVE 2.

En el ejemplo, desgrana lo referente a una investigación y que partes llegar a considerarse arte. Intentando alejarse de los juicios de valor «de lo que el arte debe ser«.

Por los autores, desde la mención a Hegel, sobre la comunicación; la idea de estética de Kant, y el dispositivo para la reflexión; hasta el concepto de ‘percepto’ de Deleuze. Gerald, va elaborando un discurso para razonar sobre los modos del arte, como es pensado y que sentidos despierta.

De los y las compañeras

La herramienta del foro a funcionado muy bien y hay compañeros que han hecho intervenciones maravillosas. He ido apuntando las que más me han ido resonando y en las que puedo enlazar pensamientos. De todas ellas me gustaría señalar las que más me han gustado.

Del compañero Jens Gerl, me he quedado muy en sintonía con varias de las líneas que ha dejado escritas.

“Sentimos algo para lo que no tenemos palabras, sin embargo, podemos suplir esta carencia y comunicarnos mediante metáforas que hacen comprensible lo oculto.”

Esta frase conecta con un sentido subjetivo al que yo uno cada investigación en la que me aventuro. Muchas veces esa, deriva del pensamiento individual al que tengo la posibilidad de conectarme, hace que me haga preguntas y me inste a investigar. Me gusta pensar como si de un pozo se tratara. Un pozo de sensaciones y pensamientos que hay en mí y, en la que dejando un valde, ese pensamiento va llenando dicho valde, condensando un saber hacer propio.

La metáfora de Evangelina, sobre la papelera me ha ayudado a tener presente el error, como parte del proceso, como herramienta pedagógica, tan presente en la sociedad Japonesa. Además, otras figuras como Dewey, son figuras importantes a las que he tenido oportunidad de aproximarme y tener presente.

El ejemplo de la danza de Chus, que yo también he empleado, se me ha hecho muy adecuado para versar sobre los lenguajes artísticos. Y, como ese movimiento que no es cuantificable por datos nos interpela y nos hace conectar un lenguaje entendible pero, difícilmente explicable en su totalidad.

Conclusión

Mientras leía a Tim, he enlazado pensamientos con las figura de Simone Weil. Una figura que me atrae desde hace años (antes de que se estuviera poniendo de moda).  Por ello,  me pregunto, ¿para quien va dirigida la investigación artística?. En la ciencia, podríamos decir que para esclarecer los fenómenos naturales y sociales.

No lo tengo aún claro, pero muchas veces somos los artistas los que debemos atender esa interrogante, aún cabiendo la posibilidad que no se nos este interpelando a nosotros.

¿es la pintura para los pintores, o la música para los expertos en música?

 

 

Debate0en Diario de proceso PEC1

No hay comentarios.